被诗人喜爱,却让皇帝大怒的画家
平凡和日常中自有一种美感,这个在我们看来理所应当的看念,假如放在150年前,就是惊世骇俗的冒犯之举。
19世纪的欧洲推崇“古典美”,在当时,神话题材的历史画被视作永恒,而当代生活只是瞬间,人间不值得被笔录。在现实生活中,距离产生美,在艺术范畴里,美产生距离。和我们凡人、尘世最远的距离,就是理想的美,特别是复古的理想美。
艺术开始可以接受日常,并不是一件那么日常的事情,这一过程,也伴随着“现代”理念的诞生,值得我们好好地回忆和探求。
就让我们跟着韦羲(作家、画家、策展人),从马奈在巴黎草地上的午餐开始吧。
讲述 | 韦羲
来源 | 看理想App 《画说第二季》
01.
时间与怀古
要谈艺术里日常的起源,就会涉及到时间看念。
中国人的时间,是子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜”。古人认为时间是线性的,像河流一往不复返,与此相应,中国的艺术也是不断转变的。
但 中国古代文学同时又发明了另一种时间,一种重叠的、迂回的时间,所以怀古是诗歌的重要主题,诗人要不断和前人对话。
绘画受文学影响,也不停地画古代题材,画竹林七贤、画兰亭雅集,画陶渊明和桃花源或者摘菊东篱下,画苏东坡赤壁泛船,而且还不断模拟古代风尚、“挪用”古代图像、致敬古代大师,似乎过往从未消失,每一幅画都在回忆历史,召唤过往,似乎古今并存,历史具有共时性。
欧洲绘画也一样。在18、19世纪,古典派和浪漫派笔下的世界是典故的世界,处处是古代文化的投影,画里的风景、草木无不渗透古希腊、古罗马的神话和历史记忆。
在一本1855年出版的描写法国枫丹白露(Fontainebleau)这片地域的书里,作家先恩·维克多说:
“我们喜欢那些牧神在里面走着的神圣的小树林,而不喜欢伐木者在里面工作的森林;喜欢山林水泽的女神们在沐浴的希腊泉水,而不喜欢鹅群在游泳的法兰西池塘;喜欢手握维吉尔式牧棒的半裸的牧童,沿着普桑画过的乔治式小径赶着一群山羊;而不喜欢嘴里嘟着烟管的农民,攀登(通俗风景画家雷斯达尔)鲁伊斯达尔画过的山道。”
先恩·维克多这番话反映了当时风景画的内容和人们的欣赏习惯, 在18、19世纪,神话题材的历史画才是永恒,当代生活只是瞬间,人间不值得被笔录,所以画里要是出现穿现代衣服的人就会被认为是不雅的。而法兰西的风景也不值得描绘,值得画的是希腊的泉水。
总之,绘画最好是画别人的生活,画宗教神话里的世界,而那些没有被诗歌颂扬过的风景,不值得描绘。当然,那时候的风俗画和当代事件画里的人物虽然也有穿当代衣服的,但风俗画一般都有特定的道德教化功能,或者是显现舒适的田园牧歌。
展开全文
至于历史画,不管它是古代题材还是当代事件,也都和看众有一种美学上的距离。比如画当代事件的作品——新古典主义画家达维特的《马拉之死》和浪漫主义画家基里科的《杜美莎之筏》都具有史诗性,他们都爱用纪念碑式的构图和神性肃静的光线,好让看众成为悲剧的崇高读者。
所以西方绘画在很长一段时间里,都不画平凡人,也不关怀日常生活。
02.
日常的起源
那么,现代城市生活的日常是从什么时候开始进进到艺术里的?
1858年,诗人波德莱尔开始写《巴黎的忧郁》,阐述平凡的城市漫游者。还写《现代生活画家》鼓吹现代性,说现代性就是过渡、短暂、偶然,他把现代与古代相提并论,说现代的瞬间性是艺术的一半,另一半则是古代的不变和永恒。
有意思的是,这本《现代生活画家》里用来作为案例的画家并非当时的伟大艺术家,而是普通的插画家居伊。
当时的大艺术家是谁呢?是现实主义画家库尔贝、讽刺画大家杜米埃,但在波德莱尔看来,库尔贝还是没有脱离经典化,而杜米埃又太戏剧化,总之都不够平凡普通,不够日常。
而插画师居伊画的情景就很普通,内容也是很日常,比如居伊的《布洛涅森林里的马车》画的就是很普通、很日常的情景,画的是女人打着阳伞斜靠在车上,一脸慵懒,马车夫僵硬笔直,死气沉沉,满脸奴性。波德莱尔说,他们的特征就是没有特征。
康定坦丁·居伊《布洛涅森林的四轮马车》
按波德莱尔的说法,他理想中的现代生活画家,应该是能够在平凡的现代生活中觅觅到短暂的、瞬间的美,在时代潮流中觅觅诗意,在瞬间里显现永恒。
几乎是和波德莱尔同时,画家马奈也开始画街头歌者、酒吧吉他手、酒徒、流浪汉、阳台、妓院、聚会、午后小资产阶级的阅读。事实上,还是学生的时候,马奈就反感历史画,很早就认为现代人要画现代生活。
1862年,马奈画的《杜伊维利公园音乐会》,里面就已经没有古罗马诗人维吉尔写的牧神和仙女,也没有古典画家普桑画过的小路,有的只是一个中产阶级的露天音乐会,马奈把自己的朋友都画进往,这幅画没有故事,每张脸都一样的空洞,看上往很无聊。
马奈《杜伊维利公园音乐会》(1862),图源wikipedia
这张画也没有主要人物,没一张脸是细致刻画的,甚至人脸还不如衣服、裙子画得足够,近看没有表情,只有凝聚的色块和潇洒的笔触,按当时的准则,这幅画是未完成品,但这正是画家的立场,他更关注绘画语言,比如色彩和笔触,超过关注一张脸。
这是马奈的创新,在这幅画里,马奈取缔了古典主义和浪漫主义所倡议的一切,历史感、崇高感、距离感都没有了,也取缔了诗意和激动,除了平凡,还是平凡。平凡才是日常、才是生活。
后来,这幅平凡且日常的画被拿往参与一个展览,惹怒了巴黎人。但是诗人波德莱尔很喜欢马奈,认为他很勇猛,在画现代生活。
可能在1860年或1861年,在马奈画这幅画之前,两人就成为了朋友。波德莱尔还促成了马奈的两次美术史事件,一次是将《草地上的午餐》送展,另一次是将《奥林匹亚》送展。在马奈为要不要送《草地上的午餐》和《奥林匹亚》往展出而犹豫的时候,波德莱尔都在使劲鼓动说,一定要往参展。
03.
惹恼看众的《草地上的午餐》
马奈的这两幅画,送往的是18、19世纪法国的官方沙龙,这个沙龙一年或两年一届,原名为法兰西皇家绘画与雕刻作品展览,因为1737开始固定在卢浮宫的方形沙龙大厅举办,所以得名“沙龙”。相当于我们现在五年一届的全国美术作品展览。
马奈参与的是1863年这一届,沙龙评委会比较保守教条,结果搞得落选者太多,大家都不服。落选的作品里,就有马奈的《草地上的午餐》。
马奈《杜伊维利公园音乐会》(1863), 图源wikipedia
为了平息抗议,法国皇帝拿破仑三世提议举办了一个“落选者沙龙”,马奈又把《草地上的午餐》送往参与这个展览。
这幅画的构图是,两个衣冠楚楚的男人和一个裸体的女人坐在前面草地上,后面,另一女人在小河里打捞什么。其中,两个男青年身穿当代衣服,裸女风尚写实,而非理想美的套路,这表明她也是现代女性,而非来自历史神话的缪斯或神女。
我们现在觉得美展上的作品有裸体再正常不过,可是当时这幅画引起轩然大波。19世纪的看众在这幅画面前,看到脱光衣服的女人和衣冠楚楚的男士混在一起,认为这是伤风败俗。
其实,要说裸女和穿现代服装的男子放在一起,并不新奇,马奈同时代的前辈德拉克罗瓦和库尔贝、文艺复兴时期的波提切利和乔尔乔内都这样干过。
但德拉克罗瓦的《自由引导人民》是把古人和当代人放在一起,而且裸女只是半裸,又是象征;
欧仁·德拉克罗瓦《自由引导人民》(1830),图源wikipedia
库尔贝的裸体也有“合理性”,因为这里是画室,女体可以作为画家的缪斯出现。
居斯塔夫·库尔贝《画家的画室》(1855),图源wikipedia
波提切利的《维纳斯的诞生》依托于神话和诗歌;乔尔乔内的《田园合奏》以音乐和田园的名义,可以阐明为人和自然以及抽象理念的协调。而且,《维纳斯的诞生》和《田园合奏》可能都是私人订制的密室绘画,是有私密性的,不是公开的。
乔尔乔内与提香·韦切利奥《田园合奏》(1509),图源wikipedia
但19世纪的沙龙是面向公众的展览,马奈的作品放到这样的沙龙上,就冒犯了当时的看看习惯和人们的道德感。
04.
取缔艺术与人的距离
可以回结为,马奈的画让人和艺术的距离消失了。
在19世纪,古典主义也好,浪漫主义也好,都是像芭蕾舞一样。它们虽然风尚不同,但都是优雅的、理想化的,他们的人物等于穿上衣服的古代大理石像。
其实要说情色,卡巴内尔同年画出的《维纳斯的诞生》更有性意味,但皇帝可以坦然购买卡巴内尔的《维纳斯的诞生》,却接受不了马奈的《草地上的野餐》。为什么?
亚历山大·卡巴内尔《维纳斯的诞生》(1863),图源wikipedia
因为卡巴内尔的《维纳斯的诞生》就是一幅芭蕾舞式的画,透明、光洁,就像活过来的石像,而且还有一群小天使围绕维纳斯,这是当时最常用的天真无辜的包装方法。
画里的美,也是距离感。在现实生活中,距离产生美,而在艺术范畴里,美产生距离。和我们凡人、尘世最远的距离,就是理想美,特别是复古的理想美。
历史和神话题材绘画因为题材属于过往,风尚又理想化,构图舞台化、戏剧化,看众看画的时候自然会觉得和自己很远远。而且里面那些优雅的造型、精致的画法和刻意的布景,都是化妆术的一部分,这些化妆术确保看者和绘画的距离感。
这就是前现代。凡是古典的都是优雅的,而现实粗俗不堪,现代服饰被视为丑陋。高贵的艺术不答应现实进进,人类的真实生活并不被艺术认可。
所以不是不能画情色,而是需要把情色放到神话题材里,用“优雅”的风尚包装起来;也不是都不能画现代人,18世纪初法国画家华托画的就是当时的现代人,穿当时最时髦的衣服,但华托画的这些人不是真实的人,人像玉做的、像瓷器做的,非常优雅,就广受欢迎。
所以10年前,1853年,库尔贝《浴女》(洗浴的女人)参与沙龙展览,画里有一个女人刚从水里走到岸上,她的背影粗壮肥硕,既背离新古典主义典雅美丽的原则,也没有浪漫主义的妄想和脱俗。
古斯塔夫·库尔贝《浴女》(1853)
皇帝拿破仑三世看了之后,气得用手里的马鞭抽打这幅画;皇后看了问左右,这画的是北方山区的母马吗?在文化界,大作家梅里美说,库尔贝的这些肉体画得太逼真了,但这不是巴黎女人,是新西兰的食人兽。
10年后,1863年,马奈《草地上的午餐》惹得皇帝再次大怒。10年过往,看众的眼光没有转变。
05.
奥林匹亚的藐视
1865年,马奈的《奥林匹亚》在沙龙展出。这次更加轰动,皇后不满;报纸刊登漫画讽刺;看众恨不得要用雨伞戳破这幅画;自然主义文学的代表左拉,为马奈辩护,甚至丢掉了他在报社的工作。
好在当时讲自由、规则和权利,这幅画并没有被撤销,只是被移到最高的地方。巴黎男人们听说有一幅下流的画在展览,纷纷瞒着妻子来看。其实这幅画很简单,只是一个裸体的现代女性靠着枕头躺在床上,白床单,后面有位黑人女佣捧着一大束花,这束花暗示是某位客人送的。
马奈《奥林匹亚》(1863),图源wikipedia
据说,当时“奥林匹亚”就是性工作者的别称,那么这幅画的潜台词是: 看到这幅画的人,你们都是嫖客。最近我又听说,《奥林匹亚》的模特维多琳·默兰是位同性恋或双性恋,是画家,会拉小提琴,吉他也弹得很好。那么,这就阐明了她为什么会有那样不献媚的表情和身体语言。
但问题就出在画里的人不献媚,她看向看众的目光过于坦荡、过于漫不经心。人经不起这样的注视。英国艺术史家约翰·伯格把欣赏人体画解读为“看和被看”。假如我们赞同约翰·伯格的洞见,那么,当人们看看裸体艺术的时候,裸体就应该处于被看的姿态。
但是, 马奈让裸女直视看众,这就是把看看传统给颠覆了,不再是我们看,而是我们被看、被审阅。《奥林匹亚》既不显现身体的优雅美好,也不以期待中的柔媚表情回应看者的看看——哪怕是隐含情色的表情回应人们的看看,都没有。
这对于当时的法国人乃至大多数欧洲人而言,是前所未见的、粗俗的。在裸女满不在意的、近似挑衅的直视中,所有人都被冒犯了,他们从未在展览中这样被看过——画中人奥林匹亚高高在上,轻视地看着每一个看她的人。
由此,马奈开启了一个新的时代。在他笔下,艺术和古代截然分开了。
之前,现实主义大师库尔贝也说过,我不画没见过的东西。不画天使也不画历史人物,他画工人、无产者、小知识分子、流浪诗人、碎石工、筛麦子的女人、市民饭后的即兴音乐。他画一个裸体女人在泉水边,那就是一个女人裸体在泉水边,而不是永恒的、理想美的维纳斯。
古斯塔夫·库尔贝《The Stone Breakers》(1849),图源wikipedia
既然库尔贝已经喊出口号,也画他的现代生活,但为什么现代主义的开端是马奈而不是库尔贝?有三个原因。
其一,他们的看念完全不同,当年库尔贝的《浴女》再粗野,也是背影。这次马奈让《奥林匹亚》正对看众,一脸轻视,一脸不以为然。马奈的态度简直是现代女性主义。
其二,马奈用更强调绘画本体的语言来革新了绘画,是他引发了后来印象主义和现代主义的出现和发展,而库尔贝仍然是旧绘画的延续。
其三,马奈所描绘的现代生活离开我们更近,相对来说,库尔贝画的是古代的末尾,而马奈画的是我们现代生活的开端。
*本文内容整理自看理想音频节目《画说第二季:两种自然里的艺术史》,内容经编辑整理,小标题由编辑添加,完全内容请点击“阅读原文”,移步至看理想App内收听。
草木也知人间事,
一起用图像看世界
头图:《梦》
音频编辑:hyl、小颜、香芋
微信内容编辑:苏小七
监制:猫爷
商业协作或投稿:xingyj@vistopia.com.cn
我来回答